автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.01
диссертация на тему: Поэтический театр Юрия Любимова
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора искусствоведения Мальцева, Ольга Николаевна
От автора Начало.
Часть первая. О КОМПОЗИЦИИ СПЕКТАКЛЯ Материал
Композиционные принципы Ритм
Часть вторая. АКТЕР. РОЛЬ. ЗРИТЕЛЬ Часть третья. О РЕЖИССЕРСКОМ ЯЗЫКЕ Сценическая речь Музыка
Актерская пластика Костюмы и куклы Маска и тени Сценография Свет
Часть четвертая. О МИЗАНСЦЕНЕ
Заключение научной работыдиссертация на тему "Поэтический театр Юрия Любимова"
заключение далекие, и отстранив друг от друга явления близлежащие, которые, на первый взгляд, кажутся связанными.
Понятие «ассоциативного монтажа» применяется в искусствознании с 20-х годов по настоящее время и кажется нам вполне удачным, поскольку название точно отражает суть явления. Отметим необходимость определения «ассоциативный». Как заметил В. Шкловский, «в жизни все монтажно, только нужно найти, по какому принципу» [93, 148]. Монтажно — в том смысле, что все собрано, соединено, связано. Но есть логический монтаж, расчленяющий предмет, но в то же время обоснованный причинно-следственным принципом, и есть ассоциативный, основанный на ассоциациях. До сих пор монтаж нередко понимают лишь как склейку кусков и относят его по ведомству кинематографа. Гипотеза о том, что монтаж присущ не только кино, высказана в 20-е годы В. Шкловским, Л. Кулешовым и С. Эйзенштейном и нашла свое полное подтверждение в трудах последнего 30-х — 40-х годов. Эйзенштейна интересовал именно монтаж, основанный на ассоциациях, хотя само словосочетание «ассоциативный монтаж» он не применял.
Теория Эйзенштейна, то следуя за практикой бурно развивающегося искусства кино, то опережая ее, была живой эволюционирующей теорией. Исчез заявленный вначале термин «аттракцион». Принципы монтажа, сформулированные в статье 1923 года [97], впоследствии конкретизировались, обогащались в соответствии с переходом от немого кино к звуковому, а затем к цветовому, но коренным образом не изменялись. Другое дело, что режиссер вновь открывающиеся перед кино возможности со свойственной ему энергией исследовал до «конца», до предела. И тогда возникала та «последняя точка, до которой монтажная концепция могла дойти».
Крайности остались свидетелями породившего их времени. Русло теории Эйзенштейна, ставшей основополагающей для теории кино, а многими своими идеями актуальной и для других отраслей искусствознания, располагалось «между» этими крайними точками.
Как заявлялось в «Монтаже аттракционов», «вместо статического «отражения» данного (.) события и возможности его разрешения единственно через воздействия, логически с таким событием сопряженные, выдвигается новый прием — свободный монтаж произвольно выбранных, самостоятельных (.) воздействий (аттракционов), но с очной установкой на определенный конечный тематический эффект — монтаж аттрак-¡ионов» [97, 271]. Причем в качестве такого «воздействия», аттракциона, среди прочих, может служить и «изобразительный кусок», и кусок со связно-сюжетной интри-ой. Важнейшим в этом монтаже, как подчеркивалось в значительно более поздней «боте, было то, что «сопоставление двух монтажных кусков больше похоже не на сум-I iy их, а на произведение. На произведение в отличие от суммы — оно походит тем, что результат сопоставления качественно (измерением, если хотите, степенью) всегда отличается от каждого слагающего элемента, взятого в отдельности» [98, 158]. Важно акже, что речь здесь идет не о любых вообще случайно возникающих у воспринимающего сопоставлениях, а о тех, которые подразумевались художником, и обеспечены амим строением созданного им произведения: «зритель (.) из ткани своих ассоциаций (,.)творит образ по (.) направляющим изображениям, подсказанным ему автором, непреклонно ведущим его к познанию и переживанию темы» [98, 170—171].
Подросток (1996)
10. Аркадий - А. Лырчиков; Тушар — Т. Бадалбейли
Примечательность этого метода в том, что «желаемый образ не дается, а возникает, рождается. Образ, задуманный автором (.), в восприятии зрителя вновь и окончательно становится» [98, 170—171]. Сила метода, по Эйзенштейну, в том, что зритель втягивается в творческий акт, заставляющий его создавать образ в соответствии со своим опытом, индивидуальностью, с помощью собственных ассоциаций. В результате возникает образ, созданный и автором, и зрителем.
Наиболее подробно режиссер проанализировал кинематограф. Он рассмотрел внутренние связи фильма на разных уровнях: ассоциативный монтаж кадров и частей фильма. Исследовал возможности ассоциативной связи изображения и звука, цвета и изображения, ассоциативно-монтажный способ строения образа, создаваемого актером. Кроме того, он подвергнул анализу произведения разных родов искусства многих времен и народов и пришел к выводу о том, что «монтажный метод в кино есть лишь частный случай приложения монтажного принципа вообще, принципа, который в таком понимании выходит далеко за пределы области склейки кусков между собой» [98, 172]. Это побудило его трактовать монтаж как разновидность мышления в искусстве, которая проявляется в предпочтении ассоциативных связей внутри произведения.
Труды режиссера — тот теоретический фундамент, который, видимо, долго будет служить основой для эстетических и конкретных искусствоведческих исследований. Другое дело, что теоретик в силу вполне понятных художественных предпочтений порой склонен был рассматривать монтаж как чуть ли не единственный плодотворный принцип художественного мышления.
Реально ассоциативно-монтажная и причинно-следственная логика, сосуществуя искусстве, то одна, то другая, каждая в свой черед, когда требует время, выходит а авансцену, как поэзия и проза. Аналогия существенна. Ассоциативно-монтажный инематограф не случайно называют поэтическим. И поэтическим Марков называл менно театр с ассоциативным принципом строения спектакля, или, по терминоло-ии Громова, принципом синтеза.
Ассоциативный монтаж в театре так или иначе обнаруживается на протяжении сей истории сценического искусства. Важно, что ближайшие, в XX веке, истоки ссоциативного монтажа не только не утеряны, но и неоднократно зафиксированы ¡еатроведческой наукой. В советском театре они — с этим согласны все исследовате-:и — в театре Мейерхольда. Но если одни, как, например, А. Пиотровский [70, 335], олагают, что ассоциативный монтаж как прием заимствован Мейерхольдом у кине-атографа, у Эйзенштейна, то Т. Бачелис, Н. Велехова, Н. Крымова, К. Рудницкий восстанавливают справедливость», напоминая, что именно Мейерхольд своим творчеством натолкнул Эйзенштейна на разработку эстетики монтажа и ее применения в еатре, а потом и в кино. При этом Т. Бачелис указывает и на более ранний источник ¡ссоциативного монтажа в театре нашего века. По ее мнению, «этот путь когда-то ¡ыл указан Шекспиром и сцене XX века предложен Крэгом. (.) Новый метод связи, первые практически примененный в московском «Гамлете», быстро подхватили Мей-рхольд в театре и Эйзенштейн в кино. Оба они признавали, что Крэг оказал на них рямое влияние. То, что Эйзенштейн позднее назвал «монтаж аттракционов», есть, в ущности, крэговский монтаж эпизодов по тайной связи, по скрытому подспудному ходу мысли и по свободной ассоциации. (.) Эстетика Крэга стала ныне, к концу столетия, всеобщим достоянием. Она усвоена не только театром, но и кинематографом наших дней» [11, 335].
Из современных отечественных последователей Крэга Бачелис справедливо называет Ю. Любимова. Таким образом, просматривается цепочка исторического развития одного из театральных принципов в XX веке, если выразить ее в именах крупнейших теоретиков и режиссеров, имеющих отношение к русскому и советскому театру: Крэг — Мейерхольд — Любимов. Понятно, что «очередность» первых двух имен относительна, поскольку многие театральные идеи разрабатывались режиссерами одновременно и независимо друг от друга.
Подчеркнем, что речь идет не о любых ассоциациях, которые во множестве неизбежно возникают при восприятии любого художественного произведения, а лишь о тех, которые обеспечиваются определенной конструкцией спектакля.
Известно, что процесс актуализации всякого отдельного художественного образа или произведения в целом включает формирование у зрителя ассоциаций и ассоциативных полей. Это вытекает из коренных свойств художественного образа, а именно «неполной определенности, полуявленности», представляющих «источник его независимой "жизни" и "игры", многозначности восполняющих его истолкований» [87, 761].
Именно в этом смысле «искусство невозможно без ассоциативности, как невозможно оно и без художественного образа» [4, 125], по справедливому утверждению одного из немногочисленных исследователей художественной ассоциативности. В то же время правы и те, кто утверждает, что искусство может существовать и существовало в определенных своих проявлениях и без ассоциативности. Дело в том, что они имеют в виду только те ассоциации, которые порождаются — ассоциативно-монтажной конструкцией произведения, в отличие от произведений, постро енных с помощью сюжетно-логического принципа, в которых такие ассоциации естественным образом отсутствуют [72].
В связи с обсуждаемой темой нас интересуют именно ассоциации, обусловлен ные конкретным способом строения спектакля, определенными, ассоциативно-мон тажными связями.
Сценический монтаж для Любимова втягивает в свою орбиту самые разны: вещи — в первую очередь, воплощение бесконечно разнообразных литературные источников; материал, навеянный литературой; и независимые от литературы пост| роения. Этот вывод существенен не только для знакомства с поэтикой современно! сцены, но и для понимания эволюции театра: может быть, сам Мейерхольд бьи гораздо менее свободен в выборе материала, чем его современные наследники. '
Разумеется, на протяжении более чем четвертьвекового промежутка истории лю| бимовского театра, который мы рассматривали, исследуемый способ организации спектакля не оставался неизменным. Речь не о жестко поступательном движении, 5 лишь о его направленности.
В 60-е годы, при всем разнообразии палитры, режиссер был склонен к монтаж? резкому, основанному почти исключительно на ассоциациях контраста. Это предпоч тение наиболее явно просматривается в «Антимирах», «Десяти днях, которые потряс ли мир», «Павших и живых», «Послушайте!», «Пугачеве». Важнейшую роль здесь играл монтаж соседних эпизодов. Если искать у Любимова аналогии «монтажу аттракционов», то именно в этом периоде. Но не только необходимость в прямой перекличке с истоками, не оставляющей сомнений в генетических корнях режиссерского метода, — и, может быть, не столько она заставила начать с такого отчетливого, «выпуклого» монтажа. Само время, хотя и совсем короткий промежуток, — требовало прямоты и определенности высказывания, которые обеспечивал такого рода монтаж.
Но за броскостью «монтажа аттракционов» уже тогда, в период ранней Таганки, в любимовских спектаклях таились оказавшиеся незамеченными и другие элементы монтажа — частей несоседних, частей, разнесенных во времени.
В 70-е годы острая контрастность уступает место более тонкому, богатому и разнообразному спектру ассоциаций. Очевидная несочетаемость частей перестает быть демонстративной. Отдельность, дифференцированность сменяется заметной «слигованностью», слитностью частей. Монтирование идет не только по контрасту, но и по смежности, и по сходству. Ведущее значение получают связи между изобретенными театром образными рядами-мотивами, а также между ними и фабульным рядом. Дистанционный, как его называет А. Пелешян [68], монтаж, связывающий разнесенные во времени части и мотивы, оказывается ведущим в процессе становления художественного смысла спектакля. Кстати, такой монтаж как правило, как принцип — явление театра трех последних десятилетий.
Эти изменения обусловлены переходом от почти мономотивных обостренно-социальных тем — к темам сложным, вбирающим множество мотивов, в том числе философских (жизнь и смерть, временное и вечное и т. д.), а также связанных с искусством, с художником. Последние встречались и в 60-е годы, но чаще в соотношении «художник и общество», со временем они обретают большую автономность, самоценность и меняют акцент: художник-творец, демиург, мастер, искусство и мир.
Усложнение монтажного принципа связано в этот период и с еще одной важной тенденцией развития любимовского театра, несущей глубокую новизну и вполне оформившейся к концу 70-х: вместо, как правило, единственной — авторской — точки зрения и категоричности, во-первых, возникает множественность точек зрения и, во-вторых, точки зрения становятся равноправными, тем самым режиссер как бы предлагает зрителю самому оценить ситуацию. Такая полифония была ответом новому времени, когда стабильность, сменившая оттепель, привела к усилению противоречия между явлением и сущностью, прорыв к которой значительно усложнился.
Все эти процессы наблюдались уже в «Матери», «Гамлете», «Товарищ, верь.» и многочисленных постановках 70-х годов по прозаическим произведениям.
И, наконец, 80-90-е годы ознаменованы сложнейшими, со множеством развитых самостоятельных мотивов, — построениями «Дома на набережной», «Трех сестер», «Бориса Годунова», «Пира во время чумы», «Живаго (Доктор)», «Медеи», «Подростка», «Братьев Карамазовых», «Марата—Сада». Они управляются законом, напоминающим законы полифонии. Многоголосие здесь полное. Спектакль состоит из равноправных голосов, мотивов, на каждом отрезке пути их ассоциативное сопоставление, столкновение дает нарастающие поля ассоциаций. Таким конструкциям оказывается доступной проблематика высокой степени обобщенности. Ш' I
- V* t
Братья Карамазовы (1997)
110. Доктор Судейкин — В. Рыжий; Доктор Герценштубе — Э. Гааз; Иван Карамазов — В. Трифонов;
Федор Павлович Карамазов — Ф. Антипов
111. Катерина Ивановна — А. Агапова; Грушенька — А. Колпикова ш
V * ш
Любые сравнения поэтического театра Любимова с поэтическим театром Мейерхольда, выявляя безусловные различия, одновременно убеждают в их родовом сходстве. Перед нами именно поэтические театры разных периодов отечественной истории. Одним из первых об этом сказал П. Марков.
Иногда в качестве промежуточного звена между ними называют эпический театр Брехта. Для этого есть свои аргументы. Действительно, Любимов начал с Брехта и поставил три спектакля по его пьесам. Брехт близок нашему современнику новаторством (помним, что речь, как и прежде, о теории Брехта). Но художественные системы режиссеров различны, о чем мы уже начали говорить в части, посвященной актеру. Да, Брехт, применяет многоэпизодную композицию и монтаж. Но что это за монтаж? Вся «теория разъединения элементов», необходимость «четко выделять музыкальные номера», желательность того, чтобы «актеры могли строить рисунок роли в направлении, противоположном настроению, созданному музыкой», наставление актерам, режиссерам, художникам, костюмерам, музыкантам объединять «свои усилия в одном общем деле, не теряя, однако, при этом своей самостоятельности», очуждение всех искусств в пределах спектакля, а также очуждение как принцип актерской игры, возможность прервать представление «демонстрацией графических изображений или кинофильмов, хоры, разъясняющие» зрителю непонятное ему соотношение сил, экран, демонстрирующий на протяжении спектакля статистический материал, музыка, которая «трактует текст, оценивает, выражает отношение к действию», — все это и многое другое, относящееся к монтажному строению брехтовского спектакля, имеет целью, по словам Брехта, сделать события и людей для нас «броскими», нарушить плавность течения действия, разрушить автоматизм восприятия и «вживание» зрителя в происходящее на сцене, чтобы публика «не впала в транс», вызвать в зрителе удивление, любопытство, сомнение, недоверие к «само собой разумеющемуся», чтобы внушить ему «аналитическое, критическое отношение к изображаемым событиям», чтобы обыденное «получило элементы, бросающиеся в глаза, и только так могли стать очевидны законы, причины, следствия». [15]. Монтаж Брехта — логический (пользуемся термином В. Шкловского), а не ассоциативный, он членит целое и устанавливает внутри него интересующую художника логику причин и следствий, он активизирует зрительское восприятие и помогает режиссеру в его «театре поучения» разъяснять, анализировать, оценивать и вовлекать в этот процесс зрителя, он аналитичен и служит для вскрытия именно причинно-следственных связей между явлениями. Монтаж Мейерхольда и монтаж Любимова — при всех их различиях — оба обнаруживают скрытые ассоциативные связи между явлениями, позволяют сопрягать то, что обычно несоотносимо, миновать простое соседство вещей, в самый момент ассоциативного сопоставления проникать к глубинной сути явлений, рационально неформулируемой, познаваемой лишь путем поэтического синтеза.
Монтажный принцип — как видим, у каждого свой — Любимов и Брехт применяют для решения разных художественных задач.
Остросоциальные проблемы, тревожащие обоих, один ставит в эпическом театре, другой — в трагедийном: жанр почти всех спектаклей Любимова — трагедия, причем чаще всего — не социальная, а социально-философская. Даже сами пьесы
16 Зак. 349 241
Марат—Сад (1998) 112. Шарлотта Корде — И. Линдт; Жан-Поль Марат — А. Цуркан; Симона — Е. Бобылева;
113. Сцена из спектакля.
На переднем плцне Шарлотта Корде — И. Линдт
А'1
Брехта Любимов открывает обычным для него способом: художественный мир спектакля строится как целое со сложным содержанием, возникающим в процессе сопоставления «голосов», составляющих контрапункт: мотивов, навеянных пьесой и самостоятельно сочиненных режиссером. Такой поэтический мир с его многозначностью — явный антипод предписываемым Брехтом «судебным разбирательствам» с их жесткой определенностью оценок. Например, зонги в спектаклях по пьесам Брехта Любимов монтирует с другими элементами спектакля в качестве «голоса», представляющего одну из равноправных точек зрения, а не в качестве указующего, толкующего или разъясняющего комментария. Причем количество этих голосов и точек зрения множится еще введением стихов и песен других авторов (стихи М. Цветаевой и Б. Слуцкого в «Добром человеке из Сезуана») или игрой двух брехтовских финалов, как в «Жизни Галилея».
Несовпадение» с Брехтом столь существенно для Любимова, что в одной из поздних постановок оно выявилось почти декларативно. Разумеется, декларация эта была художественной. В «Братьях Карамазовых /Скотопригоньевск/», режиссер смонтировал две хоровые партии. В спектакле звучал зонг Брехта-Вайля из «Трех-грошовой оперы» — «Сначала дайте нам пожрать немного, а уж потом учите честно жить». Сразу вслед за ним слышалось тихое пение евангельских текстов: «Не хлебом единым жив человек.» и «Почему мы смотрим и не видим, почему мы слушаем и не слышим, почему очерствели сердца наши.» Это самоцитата из постановки 1981 года «Трехгрошовой оперы» в Будапеште, но в «Карамазовых» вместо точечного противостояния выстраивался своего рода непрерывный драматический диалог на протяжении всего действия. Ряд реплик был положен на музыку упомянутого зонга Брехта-Вайля. Распевал, например, Федор Павлович, протягивая перевязанный ленточкой пакет: «Ангелу моему, Грушке.». Издевательски вторил ему, также в пении, Митя: «Сам нацарапал, никто не знает, кроме лакея Смердякова». Наконец, на эту мелодию пропевался устрашающий своим натиском хоровой зонг из многократно повторяемых двух слов: «Карамазовская сила». Все эти реплики, исполненные на музыку «Трехгрошовой оперы», к тому же, рифмовались с начальным эпизодом. Тем самым эпизодом, в котором Карамазовы, распевая «по-оперному» (музыка Владимира Мартынова), с фиглярской лихостью, «трехгрошево» разыгрывали сцену отцеубийства. Другой ряд высказываний, в том числе легенда о луковке, — исполнялся в духе молитвенных песнопений. «Голоса», музыкально по-разному решенные, не всегда следовали друг за другом. Но их спор на протяжении спектакля постоянно обнаруживался. Так возникали два сквозных содержательно противостоящих мотива, включенных в единое драматическое действие. Как всегда, режиссер представил разные точки зрения. Но предпочтения постановщика отчетливо угадывались: они были "на стороне" тихих, удивительной красоты вокальных партий.
Пока книга готовилась к печати, режиссер успел поставить два спектакля. Выбор литературного материала, казалось, обрекал на постановку сугубо «политических» спектаклей. И они вполне могли бы стать аргументом для тех, кто, по недоразумению, окрестил театр «политическим», к тому же, Любимов в публичных выступленисомнения, грызущий «солженицынского» вождя в мучительные ночные часы, значительно меньше интересует Любимова.
Его герой вступает в полемику со своим предшественником, но благодаря монументальным интонациям и «надмирности» бдений в «преисподней» — неожиданно уподобляется белому каменному идолу, нависающему над происходящим. Мир оказывается будто проткнут осью идол-идол, вокруг которой его, израненного, исковерканного, заставляют вращаться. Верх и низ перепутаны. Мир лишен ориентации.
В романе подробно прослеживаются человеческие судьбы, человеческие жизни, какие бы страшные они ни были. В мире, созданном Властителем, жизни нет. Лишь то, что осталось от нее, драгоценные осколки. Люди представлены в разговорах между собой, шутках, истериках, философских спорах, в которых они словно пытаются спастись в каждую конкретную минуту от «нежизни», остаться людьми. Кроме того, они представлены в своего рода крупных планах — отдельных эпизодах, больших или меньших, в которых рассказывают о себе. Шекспировской «горе трупов», которые всегда можно пересчитать, предшествует более или менее подробное развертывание судеб. Здесь же создается впечатление бесконечного ряда судеб. Каждая, в крайнем случае, лишь мелькнула на мгновение, и — «списана». Буквально. Вспомним: «Нержина - списать». Будто конвейер работает. Или: «У Иннокентия Володина времени больше не было». Зажегся свет — кажется, «бесконечноват-тной» лампы, нещадно слепя маленького нагого человека, лежащего во вдруг раскрывшейся нише трибуны — «боксе». Человека, с которым можно обойтись, как угодно, например, просто захлопнуть бокс, заживо похоронив. Так и обходятся. Но сначала в течение нескольких бесконечно долгих минут продолжают эту пытку — стремясь уничтожить в человеке человеческое. Низвести его до ничтожной уязвимой физической плоти, раздев догола и высветив чудовищной лампой. Впрочем, то был рядовой эпизод. В расторопной деловитости интонаций, с которыми тюремные служащие задавали вопросы арестанту — проявлялась привычность происходящего.
Совершая адские круги вдоль помоста, обитатели этого мира ходят буквально над пропастью. У них нет почвы под ногами и, следовательно, корней. Не только фигурально. Они оторваны от земли и в самом прямом смысле. Недаром своеобразной кульминацией спектакля прозвучал монолог Спиридона Егорова и хорал, посвященный естественным основам человеческой жизни: «Что любил Спиридон — это была земля. Что было у Спиридона - это была семья. Его родиной была — семья. Его религией была — семья.» Они, люди, и сейчас не потеряли вкуса к «просто жизни». И совсем не случайно не попала под сокращение, вошла в спектакль реплика Нержина в ответ «занесшемуся» в историческую перспективу Рубину: «На хрена мне твоя перспектива, мне жить сейчас». А режиссер, поддерживая обитателей этого мира в их стремлении к обыкновенной, без социальных ломок жизни, «ворвался» в него довольно неожиданно. В реплике вождя «Не нужно больше никаких революций! Сзади, сзади все революции! Впереди — ни одной!» — звучало не сталинское размышление о пути к «мировому коммунизму», как в романе. Здесь слышался пафос самого постановщика.
В романе существенное место занимают судьбы женщин, связанных с судьбами мужскими. Жизни тех и других исковерканы. И все же литературный мир, по сравнению со сценическим, выглядит едва ли не гармоничным. Мир, представленный на сцене — сугубо мужской. Женщины в военной форме — из него же. В спектакле есть несколько кратких эпизодов с участием женщин (жен арестантов, Клары), кроме того, исключив целые линии романа, Любимов (являющийся также и автором инсценировки), оставил многие из тех реплик и разговоров героев, в которых речь идет о женщинах. Но то и другое лишь свидетельствует о том, что речь идет о нормальных людях, если в контексте развивающегося действия вообще можно говорить о норме. Тем очевиднее становится перекошенность этого мира, которая к тому же многократно отражается в метаморфозах фасад-изнанка, верх-низ, призрачно-истаивающее — вечное, живое-окаменелое.
Наконец, еще один мотив выделяется в развитии действия. Он возникает из множества вокальных высказываний в исполнении мужского хора, который время от времени образуется из участников спектакля. Они поют отдельные строки романа, положенные на музыку. Само по себе такое хоровое пение, похожее на монастырское, вносит существенную лепту в формирование сурового облика спектакля Любимова и облика выхолощенного тюремно-военного мира, созданного вождем. К тому же монахи напоминают о смерти, как поется в одном из хоралов.
Выбранные инсценировщиком строки романа являлись частью повествования. Пропетые, они оказываются поданы как бы «разрядкой», крупными планами, получая неожиданное звучание, обнажая и обобщая происходящее. И тогда действие вдруг взрывается трагизмом «списанных» жизней: «Они передвигались от параши к окну, на третьей неделе — от окна к параше». Или — горчайшим юмором, когда бесстрастно, как пишутся инструкции, пропевается: «По инструкции слезы не запрещались» (на свиданиях). Замечание «Все это пересыпалось тяжелым матом» —об особенностях общения слуг вождя друг с другом — в романе было брошено как бы вскользь. Пропетое, в спектакле оно оказывается клеймом на мире, сотворенном вождем народов. (Вместе с народом, разумеется. Это инсценировщику и режиссеру спектакля было важно. Потому в спектакле звучит монолог Челнова о технической интеллигенции. И диалог Спиридона с Нержиным о том, что все участвовали в создании этого мира.) А рассказ о валенках в исполнении хора становится торжественно-скорбной одой валенкам: «Валенки. Валенки — мечта зэка. Валенки».
В интонациях хора — объективность, отстранение — будто у летописца, фиксирующего события. Участники хора воспринимаются как служащие шарашки, реальные и одновременно будто обретшие бессмертие, уже вошедшие в историю со своими изломанными жизнями — каждый и все, вместе с «потерянным, развращенным народом» — и без надежды взирающие из временной дали на другие поколения.
Вместе с тем это хоровое пение эстетически самоценно. Мастерство, которое таганковские актеры демонстрируют и которое является предметом их законной гордости, — обнаруживает в участниках хоров не только персонажей спектакля, но и самих актеров. Снова звучит голос самого театра, развивая мотив, начатый постановщиком, как одним из персонажей спектакля. То есть перед нами одновременно и ! хор актеров Таганки. (Кстати, представительствует от театра и хормейстер Татьяна Жанова, которая постоянно находится в проходе зрительного зала и дирижирует, разумеется, таганковцами. В то же время она, одетая в военную форму и использующая дирижерские жесты, выдающие в ней военного дирижера, руководит и тюремным хором.) Актеры, остраняя, обобщая происходящее пением, превращают развернутый ими на сцене мир в миф. Миф, который в круговом движении истории никак не может «отделиться» от реальности.
К мифу возводит происходящее и инструментальная музыкальная составляющая спектакля. Она выстроена из отдельных всплесков-акцентов. Одни захлестывают, словно вой сирены, то есть непосредственно связаны с тюрьмой, но вдруг, в них же, почудится будто оборванное отпевание. Другие воспринимаются именно как скорбные восклицания реквиема, как и самый первый хорал спектакля «Господи, помяни всех, кто не доехал». Адский спектакль с чудовищным бесконечным «хороводом» над пропастью, заваренный дьяволом из преисподней, завершается не хоровым пением, не красотой, чудом прорвавшейся в этот мир, не мифотворчеством Театра на Таганке, которые «беззаконно» заслал сюда режиссер Любимов. Спектакль этот завершается диалогом, который впервые прозвучал почти в самом начале действия. «Как там, кипарисы в Крыму рубят?» И, получив на свой вопрос утвердительный ответ подручного, Властитель, удовлетворенный, опустился в сон. Круг замкнулся. Мир продолжает жить по своим «законам».
Существенно более прочную позицию удалось занять красоте в мире спектакля «Марат-Сад» (1998) по пьесе Вайса, поставленном месяцем раньше. В мире спектакля, но не в мире «Шарантона», где она нуждается в спасении. Красота, человеческое совершенство в разных его проявлениях, искусство — мотив, который неожиданно для постановки пьесы Вайса, но закономерно для спектакля Любимова оказался важнейшим в «Марате-Саде».
Своего рода загоном предстает мир «Шарантона» (художник — Владимир Бой-ер). Он отделен от зрителей решеткой, за которую обычно упрятывают заключенных, умалишенных, зверей. Внутри него две скамьи у задней стены, две стремянки и «второй этаж» — узкая полка на высоте, большей, чем человеческий рост, по которой чрезвычайно неудобно и просто опасно ходить. Впрочем, едва ли комфортнее и безопаснее передвигаться по верху решетки, словно по проволоке, или по самой решетке, чем постоянно занимаются обитатели «Шарантона». В центре — музыкальная установка.
Роль де Сада играет Валерий Золотухин. Об этом актере, конечно, надо говорить специально. Здесь заметим только, что он, уже в самом начале карьеры выйдя за рамки уготованного ему, казалось бы, амплуа, со временем не только не повторяется, но, |вновь и вновь удивляя, до сих пор обнаруживает новые возможности — при том, что в театре играет уже более тридцати лет. Создается впечатление, что его творческий диапазон едва ли не безграничен. С этим придется согласиться, вспомнив, к примеру, хотя бы некоторые его создания в Театре на Таганке: Водонос Ванг в «Добром человеке из Сезуана», Маяковский в «Послушайте!», Кузькин Федор Фомич в «Живом», Пушкин (или, точнее, как в программке: за Пушкина) в «Товарищ, верь.», Григорий, >н же Самозванец в «Борисе Годунове», Герцог, Дон Гуан и Фауст в «Пире во время нумы» и Живаго в «Живаго (Доктор)» — ряд замечателен не только своим разнообра-<ием, каждой работе присуще редкостное сочетание — глубина и блеск.
Теперь, обнаружив вкус к философскому суждению, язвительному сарказму, актер наделил ими своего нового героя. Иногда в последнем проступает что-то вольтеровское. Его размышления победительно логичны, пропитаны ядовитой иронией, как, например, в монологе о массовости убийств, не дающей «насладиться единичною смертью», — монологе, в котором предстают одновременно неотразимый золотухинский артистизм и лицедейство де Сада, которое подарил ему актер. Многие реплики де Сада, как и реплики других персонажей, положены на музыку.
Мастерство исполнения этих сложных арий, переключающее внимание собственно на исполнителя, тоже раздваивает образ, создаваемый Золотухиным: перед нами оказывается актер-виртуоз и де Сад — лицедей-виртуоз. Суждения маркиза становятся в спектакле не репликами в споре с Маратом, а по существу приговором революции и ее вождю.
Время от времени он как «автор» разыгрываемого представления смотрит на ' происходящее со стороны. В сцене «избиения» все «пациенты Шарантона» в жестком и жестоком степе окружают Марата. На него устремляются железные кованые подошвы танцующих. Танцующих — сначала под музыку, затем музыка смолкает, будто «умывает руки», а они продолжают — под хлопки собственных ладоней. И этот натиск без музыки, «всухую», когда слышны только резкое пристукивание железных подошв да аккомпанирующие чечетке хлопки — выглядит еще более угрожающим. Страшно подскакивает ванна на теле лежащего, того, в честь которого только что выкрикивались здравицы. Тем временем де Сад стоит на лестнице, прислоненной к стене. В его нависшей над площадкой фигуре, в устремленном на происходящее взгляде — едва ли не дьявольское торжество. В то же время перед нами на лестнице — актер Валерий Золотухин, любующийся работой участников спектакля, и, кажется, безудержно стремящийся пуститься с ними в этот пляс, в этот степ — и безумный, и сатанинский, и — заразительный в исполнении коллег. Занимая в определенной мере отстраненную позицию — скорее, будучи философом, чем руководителем представления, как это было у Вайса, его герой в то же время не свободен от «безумия» взбудораженного «Шарантона», который постоянно лихорадит. Де Сад, подобно остальным, мечется в этой общей «клетке»: то влезет на канат, то, раскачавшись, рискованно перекинется на решетку. То мгновенно слетит с каната, рассуждая о своем прозрении, связанном с революцией. Конеч-| но, и здесь отчетливо обнаруживается сложность творимого актером образа, и снова объектом зрительского внимания становится не только персонаж, но и сам актер, мастер своего дела, с его лихой, напоказ — благо, есть что показать — эквилибристикой. И значит, наряду с «Шарантоном», героем представления стано вится и сам театр.
Главный оппонент де Сада лишен в любимовской постановке многих, оглуши^ тельных для уха современника-соотечественника, тирад, сочиненных драматургом] Тем не менее Марат (Александр Цуркан) в спектакле — существо маниакально эксцентричное. Это выражено в пафосной ораторской манере. Время от времен) его патетические восклицания отражаются в каких-то ошалело-кликушеских подго| лосках, исполняемых группой солистов ансамбля Дмитрия Покровского. Подголос ки потрясают своими вокальными характеристиками, как все, что делает этот ан самбль. (Напомним: он уже работал с театром, и замечательно успешно, в «Борисе Годунове».) Эксцентрична и пластика Марата. В нескольких эпизодах мы видим его с неизменно указующим жестом руки, свойственным памятникам вождям. Разглагольствуя о революции, он то неожиданно виснет на лестнице, то передвигается с помощью одних рук по перекладине под потолком, то внезапно влезает на самый верх решетки и резкими ударами босых ног опускает одну за другой ее секции. Или вдруг совершает совсем уж невероятное движение: с лестницы, прислоненной к полке, бросается на полку, оказавшись на ней вниз головой. Все это актер исполняет, словно прирожденный циркач. А во время аплодисментов уходит и вовсе на руках. Марат в детстве разыгран так, как обычно актеры изображают карликов: согнутые ноги скрыты под платьем. Причем руками такого «Марата в детстве», своеобразной куклы, обращенной лицом к залу, становятся руки другого актера, сидящего сзади, что усиливает карикатурность образа.
На фоне художнической свободы Золотухина и Цуркана, их демонстративно-виртуозного владения мастерством, очевиднее становится общественная несвобода создаваемых ими персонажей и остальных обитателей «Шарантона», то и дело, подобно кукольным болванчикам, трясущих головами в знак согласия с чем бы то ни было.
Социально-политический мотив заявлен не только в развивающемся по ходу действия диалоге Марата и де Сада. Он — ив метаниях «пациентов» по шарантон-скому загону с его перекладинами, канатами, полками и решетками, и в упомянутой «кукольной» их пластике. И в агрессии степа, на который «заводятся» то поодиночке, то вся «шарантонская публика». И в декламируемых или пропеваемых репликах отдельных персонажей и хора: об отношениях власти и народа, о невоплотимости, и значит, несостоятельности идеалов Французской, а по существу — всех революций, о порочном круге революционного насилия.
Названный мотив прорезается рядом эпизодов, который вступает с ним в драматическое противостояние, в значительной мере определяющее художественный смысл целого. Эти эпизоды — выходы Шарлотты Корде, выглядят своего рода крупными планами. Подобный эффект создается самими размерами камерной сцены и зала, где до зрителей буквально рукой подать, кроме того — с помощью освещения и, конечно, благодаря выразительной, «крупной» игре актрисы — Ирины Линдт. Перед нами вновь и вновь предстает Шарлотта — ослепительной красоты женщина, дивно поющая, а также мастерски играющая на музыкальных инструментах: скрипке и трубе. Да, речь заходит о красоте и человеческом совершенстве. Но вызывая в нас восхищение, режиссер тут же обращает его в горечь. Во-первых, само пение внутренне драматично. Оно являет собой диссонанс между красотой пения и содержанием поющегося текста, речь в котором идет о социальных катаклизмах и связанных с ними намерениях Шарлотты. Кроме того, пре-! красное лицо поющей женщины безобразно искажается. Мы видим его сквозь решетку, будто исчерченным ею. К тому же, решетка то и дело грубо вдавливается в него. В другом эпизоде, пропевая очередную арию, Шарлотта, в женственном платье, идет, ступая босыми ногами (точнее, в колготках, что не меняет сути) по железным прутьям верха решетки, при этом снова и снова наталкиваясь на железные перекладины. Затем по ходу действия она вскарабкивается на решетку и резким движением ноги сбрасывает одну из ее секций, из-под которой едва успевает увернуться лежащий под секцией санитар. Или висит под потолком, держась за поручни. Ее раскручивают и забрасывают к верху решетки. Еще в одной сцене Шарлотту несут на руках два санитара, с ее головы красиво спускаются волосы, при этом она искусно играет на трубе, вместе с которой составляет идеальную горизонталь. — Кажется, торжество красоты и совершенства. Но именно в этом эпизоде она, встав на ноги, произносит монолог «Теперь я знаю, /как это выглядит, /когда голова разлучается с телом.». И именно в этом эпизоде она берет в руки стеклянный шарообразный сосуд, раскручивает его вместе с гремящим перекатывающимся по стенкам содержимым, извлекая совсем не музыкальные звуки. Наконец, после совершенного ею убийства перед нами возникает многократно сниженный образ. Обыкновенная простушка, в белой рубахе, ступни обращены вовнутрь, она не поет и не декламирует. Скорее, занудно твердит с грубым просторечным выговором: «И чтоб прекратить его безобразья,/ я, признаюсь, абсолютно готова/ его, если нужно, зарезать снова». И «в довершение» вульгарности тащит изо рта бесконечно длинную жевательную резинку. Человеческое совершенство в разных его проявлениях в образе Шарлотты оказывается ненужным, униженным, деформированным и в конце концов уничтоженным. Но одновременно с Шарлоттой — в великолепии мастерства драматической актрисы, певицы, музыканта, циркачки — действует артистка Ирина Линдт, для которой роль стала, можно сказать, бенефисной. Актриса-художник, с одной стороны, и создаваемый ею персонаж — с другой, драматично соотносятся как разные проявления человеческого потенциала.
Подобное звучание рассмотренных эпизодов усиливается при сопоставлении их с двумя другими. В одном из них разыгрывается любовное свидание Декру и Шарлотты. Разыгрывается, по воле режиссера, санитаром Жаном (И. Рыжиков) и Шарлоттой. В эпизоде возникает комически-томная вокально-пластическая композиция под вдохновенный аккомпанемент Сергея Летова. Композиция — с победительным звучанием красоты человеческой пластики, красоты и мастерства инструментального и вокального исполнительства. По-своему варьирует это еще одна сцена. Она начинается музицированием любовной пары: Шарлотта играет с помощью своего смычка на скрипке, которую держит Дюпре (Дмитрий Муляр), а Дюпре — на скрипке, находящейся в руках Шарлотты. Завершается эпизод своего рода акробатическими играми, мастерски исполненными, в финале которых принимает участие санитар Жан, уносящий в конце концов обоих на своих плечах.
Как видим, и в этих вариациях ясно звучит мотив, связанный с актерским мастерством, с театром, искусством. Но возникает он с самого начала. Во-первых, само присутствие на сцене оркестрика заведомо переводит все происходящее в план лицедейства. Это дополнительно акцентируется, когда режиссер, если он находится в зрительном зале, делает специальное представление музыкантов: господин Летов, господин Жуков, госпожа Жанова. А те, в свою очередь, отвечают поклонами. К тому же Сергей Летов то и дело покидает место, «отведенное» оркестрику. Исполняет своеобразную музыкально-пластическую партию, вступает с персонажами в своеобразный диалог, используя свой удивительный саксофон и другие многочисленные музыкальные инструменты. И сам по сути становится персонажем спектакля, как становится им и оркестрик в целом, участвуя в действе обитателей «Шарантона». Во-вторых, мотив развертывается в демонстрации умений актеров, которые искусно декламируют, мастерски исполняют сложные арии, написанные на тексты Вайса Владимиром Мартыновым. Словно заправские эксцентрики танцуют степ. Ходят под потолком по перекладине решетки, как по проволоке. Подобно воздушным эквилибристам исполняют «номера» на канате, перекладинах, лестницах. Режиссер почти каждому подарил отдельный «выход». Возникли своего рода сольные номера. Превосходный вокальный, исполненный на французском языке — Соловья — Ларисы Масловой. Танцевальные: чечетка Петуха — Александра Фурсенко, чечетка матери Марата — Татьяны Сидоренко. Многочисленные вокальные высказывания Кульмье — Феликса Антипова. «Весь вечер на арене» Глашатай — Владислав Маленко, владеющий всеми средствами языка развернутого перед нами действа. Но и пение хором или всеобщий «шарантонский» степ становятся своего рода мастер-классом. Здесь нет «массовки». Таганка — редчайший театр, где зрителя не охватывает неловкость, когда взгляд останавливается на отдельном участнике массовой сцены (которая, кстати является обязательной и важнейшей частью любого любимовского произведения). Напротив, творческое состязание как непременная составляющая спектакля — еще один элемент мотива , связанного с театром, искусством — заставляет жадно и пристально вглядываться в каждого и дарит ни с чем не сравнимую зрительскую радость.
Итак, действие развивается в процессе соотнесения на разных уровнях двух его составляющих. С одной стороны — мощно, многослойно заявленного, пронизывающего каждый эпизод, мотива театра, искусства, красоты. С другой — социально-политического. Гармония первого то и дело тонет в какофонии второго. Агрессия степа и мастерство его исполнения становятся своего рода моделью сложного взаимодействия этих мотивов.
Как «Добрый человек из Сезуана» был признан одним из критиков самым технически сложным спектаклем своего времени, так сегодня подобное, вероятно, можно сказать о «Марате-Саде». Принципиально важно, что в нем участвует в том числе молодое поколение Таганки, ядром которого стал актерский класс, выпущенный Любимовым по возвращении из вынужденной эмиграции. Многие из этих актеров начали свою сценическую жизнь в спектакле «Живаго (Доктор)», ставшем важным этапом в процессе «эстетизации» произведений режиссера. В процессе очень сложном, который шел, разумеется, не всегда по восходящей, но, как видно из сегодняшнего дня, подспудно происходил с самого начала его творчества, хотя по разным причинам часто оказывался на периферии зрительского внимания. Красота, изысканность формы, ее самоценность в «Живаго (Доктор)» сделали явным давно длящееся движение. Одновременно форма становилась более сложной, изощренной и в высокой степени структурированной на всех ее уровнях. На одной из недавних репетиций режиссер между прочим заявил: «Театр — это формотворче-ггво», заявил как о давно осознанном. Без понимания или хотя бы ощущения этой |ростой истины нельзя было бы создать то, что создал он: спектакли, излучающие художественно-смысловые поля, подобные которым по неисчерпаемости, мощи и страсти найдутся — повторим уже сказанное — только в музыке.
Все это для своего воплощения требует соответствующего профессионализма актеров, их технической подготовленности. Об изменении последней очень выразительно свидетельствует эпизод из недавней репетиции. К тридцатипятилетию театра восстанавливают «Доброго человека из Сезуана», в основном, силами молодого поколения. И одному из новых исполнителей режиссер предложил в определенный момент действия играть на гитаре. Однако актер А.Васильев, которому было поручено начать работу над спектаклем, решительно возразил, поскольку у прежних исполнителей это не получалось. Но Любимов настоял: у тех не получалось, а у этого — получится. Разумеется, отсюда не следует, что актеры предыдущих поколений менее подготовлены. Именно на них, воспитанных им специалистов высочайшего класса, опирался и опирается Любимов, ставя так, как он ставит сегодня. Но их профессионализм рос по мере усложнения спектаклей. А молодым актерам — также его ученикам, даже если они учились не на его курсе — пришлось сразу начинать с более сложных произведений режиссера, которые и становились их главной школой. «Подросток», «Братья Карамазовы», «Марат—Сад», «Шарашка», а также вводы в старые таганковские спектакли показали, что игра для них — органичный способ сценического существования. Театральную игру, как важнейший принцип любимовского театра, мы пытались постичь в нашей книге. О игре постоянно говорит режиссер, и прежде всего — на репетициях. Повторяет в связи с этим свою любимую байку о Дастине Хофмане и Лоренсе Оливье. Первый из них после спектакля не может отдышаться, другой бодр, спокойно попивает виски и на вопрос, как это ему удается, отвечает: «А Вы не пробовали играть?»
Попробуйте играть» — начинает режиссер очередную репетицию. * *
Юрий Любимов знает, что искусство, как, видимо, и красота, которая сама требует защиты, — не спасет мир. Пожалуй, склонен даже принизить его роль. Таганковские спектакли полны иронии по отношению к искусству театра. В одном из интервью режиссер прямо заявил, что не стоит преувеличивать роль искусства в жизни. Но вновь и вновь преображает действительность, даря ей художественное совершенство своих спектаклей.
Связь любимовского творчества с окружающим нас социумом очевидна. Именно Театр на Таганке был одним из тех немногих источников, которые дарили нам «глотки свободы». Искусство режиссера было и остается остроактуальным. |
Но его произведения никогда не исчерпывались близким кругом ассоциаций и социальными, жестко зависимыми от времени аллюзиями, которые зрителю с такой жадностью — вполне понятной! — «хотелось вычитывать везде». Это лишь часть содержания, которое обнаруживают поэтика и стиль любимовских спектаклей. Режиссер выстраивает картину катастрофичного мира XX века. Разыгрывает грандиозный трагический маскарад жизни-театра, в котором лицедействуют люди, тени, свет, маски, костюмы, куклы, целые народы. г
Список научной литературыМальцева, Ольга Николаевна, диссертация по теме "Театральное искусство"
1. Абрамова В. "Что делать?"//Театр. 1971.N»4. С.8-11.
2. Амирагова Л., Кордо Н. Театр без актера?//Комсомольская правда. 1968. 8 сентября.
3. Анастасьев А. В согласии с Горьким//Театр. 1969.№9. С.12-15.
4. Бараненкова А. Ассоциативность художественного образа. //Вопросы философии. 1978. №12. С. 123-131.
5. Барбой Ю. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988.
6. Бартошевич А. Живая плоть трагедии//Советская культура. 1971.14 декабря.
7. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
8. Бачелис Т. Гамлет-Высоцкий //Вопросы театра-11. М., 1987. С. 123-142.
9. Бачелис Т. Умом и талантом//Известия. 1989. 6 июня.
10. Бачелис Т. Уроки Таганки//Театральная жизнь. 1994. №5. С.25.
11. Бачелис Т. Шекспир и Крэг. М., 1983.
12. Беньяш Р. Две роли Аллы Демидовой//Аврора. 1975.№4. С.53-55.
13. Боровский Д. Подписи к картинкам//Театральная жизнь.1994. N»5. С.6, 13, 18,19, 24, 26-28.
14. Бояджиев Г. Стая молодых набирает высоту//Советская культура. 1965. 3 апреля.
15. Брехт Б. Театр//Собр.соч. В 5 т. М., 1965. Т.5/2.
16. Брюсов В. Miscellanea/УБрюсов В. Соч. В 2 т. М., 1955. Т.П.
17. Велехова Н. Исчезающее пространство//Театр. 1973. №5. С.23-40
18. Великовский С. О дерзости и робости озорства//Театр. 1969. №4. С.24-29.
19. Вишневская И. Жизнь и сцена//Театр. 1971. №10. С. 16-24.
20. Вишневская И., Литвиненко Н. Максимова В. Русский театр//Советское актерское искусство. 50-70-е годы. М„ 1982. С.17-92.
21. Волкова £ Ритм как объект эстетического анализа// Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974. С.73-85.
22. Высоцкий В. О песнях, о себе// Высоцкий В. Четыре четверти пути. М. 1988. С.108-149.
23. Гаевский В. Славина//Театр.1967.№2. С.75-78.
24. Гачев Г. Жизнь художественного сознания. М., 1974.
25. Гладков А. Театр. М., 1980.
26. Головашенко Ю. Не старше двадцати семи//Театр.1966. №1. С.29-37.
27. Голосовкер Я. Логика мифа. М., 1987.
28. Гончаров А. Режиссерские тетради. М., 1980. 9. Громов П. Ансамбль и стиль спектакля// Громов П. Герой и время. Л., 1961. С. 263283.
29. Громов П. Ранняя режиссура Вс. Мейерхольда// У истоков режиссуры. Л., 1976. С. 138-180. о1. Гусева Л. Проблемы ритма в эстетической теории//Философские науки. 1981. №3. С.79-88.
30. Демидов А. «.Покуда сердце бьется»//Театр. 1976. №9. С.38-46.
31. Демидова А. Владимир Высоцкий. М., 1989.
32. Зингерман Б. Заметки о Любимове//Театр. 1991. № 1. С.37-61.
33. Золотухин В. — Ю. Маринова. "От "Живого" к "Живаго"."// Театральная жизнь. 1994. №6. С.2-5.
34. Казьмина Н. Дар//Театр. 1990. №5. С.70-76.
35. Калмановский Е. Книга о театральном актере. Л., 1984.
36. Комаров В. Ритм как выражение особенностей процесса развития. Саратов. 1971.
37. Комиссаржевский В. Станиславский и Брехт//Комиссаржевский В. Театр, который люблю. М., 1981. С.27-29.
38. Коршунова О. На репетициях пушкинского спектакля М., 1994.
39. См., например: Костелянец Б. Драматическая активность//Театр. 1979. №5. С. 59-64.
40. Красовский Ю. Некоторые проблемы театральной педагогики В.Э. Мейерхольда (1905-1907) Л., 1978.
41. Кречетова Р. Любимов//Портреты режиссеров. М.,1977.
42. Крымова Н. О Высоцком//Аврора. 1981.N»8. С.98-115.
43. Крымова Н. ". с раскосыми и жадными очами"//Театр. 1969. №4. С. 17-23.
44. Крымова Н. Три спектакля Юрия Любимова//Крымова Н. Имена. М., 1971. С. 144-173.
45. Кулешов В. От тленья убежав// Литературная газета. 1973. 30 мая.
46. Любимов Б. О сценичности произведений Достоевского. М., 1981.
47. Любимов репетирует "Медею" в Театре на Таганке Публикация С. Сидориной. // Театральная жизнь. 1995. №7-8. С.14-16.
48. Любимов Ю. Алгебра гармонии//Аврора. 1974. №10. С.60-64.
49. Любимов Ю. (Без названия) — Слово главным режиссерам// Театр. 1965. №4. С.60.
50. Любимов Ю. В защиту профессии и профессионалов//Театр. 1973. №11. С.32-35.
51. Любимов Ю. Ждем встречи со зрителем//Сов. Абхазия. 1966. 6 июля.
52. Любимов Ю. Из жизни режиссера Театра на Таганке//Мир искусств. М., 1991.
53. Любимов Ю. «Как я ставил "Гамлета"» Публикация С. Сидориной.//Театральная жизнь. 1996. №3. С.33-37/.
54. Макарова Г. Зинаида Славина — Ниловна ("Мать")//Театр. 1969. №10. С.30-32.
55. Марков П. Новейшие театральные течения.// Марков П. О театре. В 4-х т. М., 1974. Т. I. С. 255-321.
56. Марков П. О Любимове//Марков П. О театре. В 4 т. М., 1977. Т.4. С.568-581.
57. Марков П. Письмо о Мейерхольде//Марков П. О театре. В 4 т. М., 1974. Т.2. С. 59-75.
58. Марченко А Ностальгия по настоящему//Вопросы литературы. 1978. №9. С.66-94.
59. Мейерхольд В. К постановке "Тристана и Изольды" на Мариинском театре 30 ок- | тября 1909 года//Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 т. М. 1968. Т.1а1 С.143-161. Ш
60. Мейерхольд В. (Об антракте и о времени на сцене)//Творческое наследие Я В.Э. Мейерхольда. М., 1978. С.46-54. |
61. Михайлов Ал. Андрей Вознесенский. Этюды. М., 1970.
62. Можаев Б. Чем щи хлебать?//Театр. 1989. №7. С.19-23.
63. Образцова А. Из острых углов//Театральная жизнь. 1973. №10. С.26-27.
64. См., например: Павлов И. Проба физиологического понимания симптомологии « истерии //Поли. собр. соч. В 6 т. М.,1951. Т.Ш, Кн. 2 . С. 195-218.
65. Пелешян А. Дистанционный монтаж ( из творческого опыта) //Вопросы киноискусства. Вып. 15. 1974, С. 269-313.
66. Переверзев Л. Искусство и кибернетика. М., 1966.
67. Пиотровский А. Кинофикация театра// Жизнь искусства. 1927. № 47.
68. Рудницкий К. Театральные сюжеты. М., 1990. !цитируемая литература
69. См., например: Савранский И. Роль ассоциативности в словесном искусстве. М., 1970.
70. Сбоева С. Последний спектакль Владимира Высоцкого//Актер в современном театре. Л., 1989. С.97-108.
71. Силюнас В. «А зори здесь тихие.»//Театр. 1971. №6. С.7-14.
72. Силюнас В. Мужество совести//Труд. 1971. 19 декабря.
73. Смелянский А. Наши собеседники. М., 1981.
74. Смехов В. В один прекрасный день. М., 1986.
75. Смехов В. Записки на кулисах//Юность. 1974. №3. С.70-76.
76. Смехов В. Мои товарищи — артисты//Аврора. 1980. №5. С.86-97.
77. Смирнов В. Ритм как объективная закономерность процесса развития. Л., 1978.
78. Соловьев С. Маленькое канотье для Леонида Филатова//Искусство кино. 1983. №3. С.64-67.
79. Станиславский К. Темпо-ритм // Собр. соч. В 8 т. М., 1955. Т.З. С.140-190.
80. Строева М. Жизнь и смерть Галилея//Театр. 1966. №9. С.11-16.
81. Таршис Н. Музыка спектакля. Л., 1978.
82. Товстоногов Г. А.Чехов. «Три сестры». Репетиции спектакля//Товстоногов Г. Зеркало сцены. В 2 т. М., 1980. Т 2. С. 118-167.
83. Томашевский Б. Теория литературы (Поэтика). М.-Л. 1927.
84. Философский энциклопедический словарь. М., 1989.
85. Фоменков С. Мастера поэтического цеха//Вопросы театра. М.,1983. С.82-100.
86. Фролов В. Послушайте. Маяковский // Сов. культура. 1967. 30 мая. С. 3.
87. Шах-Азизова Т. (Слово театральным критикам)//Театр. 1971. №1. С.24-26.
88. Шерстобитов В. У истоков искусства. М., 1971.
89. Шестаков В. Эстетические категории. М., 1983.
90. Шкловский В. Энергия заблуждения. М., 1981.
91. Шнитке А Изображение и музыка — возможности диалога// Искусство кино. 1987. № 1. С. 67-77.
92. Штейн А Что есть драматургия?//Драматургия и время. М., 1974. С.42-44.
93. Эйзенштейн С. Броненосец «Потемкин»/ Избр. пр. В 6 т. М., 1971. Т.6. С.47-64.
94. Эйзенштейн С Монтаж аттракционов // Избр. пр. В 6 т. М., 1964. Т. 2. С. 269-273.
95. Эйзенштейн С. Монтаж 1938 //Избр. пр. В 6 т. М., 1964. Т.2. С. 156-188.
96. Эйхенбаум Б. О камерной декламации//Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969.
97. Эткинд £ Материя стиха. Париж. 1985.
98. ДОЧЬ, ОТЕЦ, ГИТАРИСТ (пантомима с песнями)1. В.Шекспир ГАМЛЕТ1990 Д.Шостакович
99. Аристофан ПТИЦЫ (фрагменты)1. А.Чехов1. ВИШНЕВЫЙ САД
100. Театр на Таганке Премьера 25 июня
101. Лестер, Великобритания Театр Хэймаркет Премьера 14 октября
102. Гамбург, Германия Штатсопер Премьера 14 октября
103. Театр на Таганке Премьера 24 июля
104. Карлсруэ, Германия Премьера 10 ноября
105. Мюнхен, Германия, Штатсопер Премьера 7 января
106. Хельсинки, Финляндия Национальный театр Премьера: октябрь
107. Театр на Таганке Премьера в Греции 22 мая, в Москве — 13 сентября
108. Хельсинки, Финляндия Национальный театр Премьера: ноябрь
109. Театр на Таганке Премьера в Вене — май, в Москве — 16 июня
110. Афины, Греция, Театр Дионисия Премьера: октябрь
111. Боннская опера, Германия Премьера 5 декабря
112. Афины, Греция Театр Дионисия1. Театр на Таганке
113. Премьера в Афинах — 21 мая,в Москве — 26 сентября
114. Театральный фестиваль в Дельфах,1. Греция1. Август
115. Афины, Греция, Театр Кати Дандулаки Премьера 22 ноябряпостановки ю.п. Любимова1996 П.Чайковский ПИКОВАЯ ДАМА1. Ф.Достоевский ПОДРОСТОК1997 Д.Верди НАБУККО1. П.Чайковский ПИКОВАЯ ДАМА
116. Ф.Достоевский БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ1998 П.Вайс МАРАТ-САД1. А.Солженицын ШАРАШКА
117. Боннская опера, Германия Премьера 11 февраля
118. Театр на Таганке Премьера 23 апреля
119. Боннская опера, Германия Премьера 11 мая
120. Новая Опера, Москва Премьера 8, 10 июня
121. Театр на Таганке Премьера 30 сентября
122. Театр на Таганке Премьера 22 ноября
123. Театр на Таганке Премьера 11 декабря1. Список фотографий
124. Труппа Московского театра драмы и комедии на Таганке (Сезон 1968—1969гг.)1. Добрый человек из Сезуана
125. Шен Те — 3. Славина. С 14.3. Сцена из спектакля.С. 16.
126. Ванг, водонос — В. Золотухин., С. 16.
127. Шуи Та — 3. Славина. С. 16.
128. Янг Сун, безработный летчик -г В. Высоцкий. С. 18.
129. Жена торговца коврами — Т. Жукова. С. 18.
130. Десятьдней, которые потрясли мир
131. Начало спектакля перед входом в театр. С. 26. ■. Сцена из спектакля. С. 28.
132. Сцена из спектакля. С. 28.1. Павшие и живые
133. Сцена из спектакля. С. 32.1. Жизнь Галилея
134. Галилей — В.Высоцкий; Мальчик — Л. Комаровская. С. 38. 51. Галилей В.Высоцкий; Мальчик — Л. Комаровская. С. 38.1. Послушайте!1=1 Маяковский — В. Высоцкий. С. 44.
135. Маяковский — В. Смехов; Маяковский — В. Золотухин. С. 44. I. Сцена из спектакля. С. 46.1. Пугачев
136. Шут — Б. Хмельницкий. С. 50. р. Сцена из спектакля. С. 50. ). Хлопуша — В. Высоцкий. С. 52.
137. Сцена из спектакля. С. 52. . Сцена из спектакля. С. 54. . Пугачев — Н. Губенко. С. 56.1. Тартюф
138. Сцена из спектакля. С. 62. . Дорина — 3. Славина. С. 64.
139. Эльмира — А. Демидова; Тартюф — В. Соболев. С. 64. | Мать
140. Ниловна — З.Славина. С. 68. Сцена из спектакля. С. 68.1. Час пик
141. Боженцкая — Н.Сайко; Боженцкий — Л.Филатов. С. 72. • Зося — И. Кузнецова; Кшиштоф Максимович — В. Смехов; Эва — Л. Комаровская. С. 72.1. Что делать?
142. Сцена из спектакля. Стоит Автор — Л. Филатов. С. 76.1. А зори здесь тихие.
143. Старшина Васков — В. Шаповалов. С. 82.
144. Лиза Бричкина — Е. Корнилова; Кирьянова — В. Радунская; Женя Комелькова — Н. Шацкая; Соня Гурвич — Н. Сайко. С. 82.
145. Сцена из спектакля. С. 84.
146. Сцена из спектакля. С. 84.1. Гамлет
147. Призрак отца Гамлета — А. Пороховщиков; Гамлет — В. Высоцкий; Гертруда А. Демидова. С. 92.
148. Гамлет — В. Высоцкий. С. 94.
149. Клавдий — В. Смехов; Гертруда — А. Демидова; Офелия — Н. Сайко. С. 96.
150. Гамлет — В. Высоцкий; Могильщики — Ф. Антипов, С. Фарада. С. 98.39. Офелия Н. Сайко. С. 100.
151. Гамлет — В. Высоцкий. С. 102.1. Товарищ, верь.
152. Сцена из спектакля. На первом плане И. Дыховичный, В. Золотухин, Л. Филатов,
153. Р. Джабраилов — «представляют за Пушкина»; М.Полицеймако — «за Арину Роде новну». С. 106.
154. Сцена из спектакля. С. 108.
155. Сцена из спектакля. Д. Щербаков — «за Кюхельбекера», С. Холмогоров — «за Дельвиг В. Золотухин, И. Дыховичный, Л. Филатов — «за Пушкина». С. 108.1. Деревянные кони
156. Василиса Милентьевна — А. Демидова. С. 112.
157. Василиса Милентьевна — А. Демидова. С. 112.
158. Пелагея Амосова — 3. Славина; Павел Амосов — И. Бортник. С. 114.1. Обмен
159. Лена — И.Ульянова; Дмитриев — А. Вилькин. С. 118.
160. Юрий Трифонов в кабинете у Юрия Любимова. С. 120.1. Мастер и Маргарита
161. Иешуа — А. Трофимов. С. 122.
162. Пилат — В. Шаповалов. С. 124.
163. Левий Матвей — К. Желдин. С. 126.
164. Воланд — В. Смехов. С. 128.
165. Бездомный — М. Лебедев. С. 128.
166. Маргарита — Н. Шацкая. С. 130.
167. Коровьев — И. Дыховичный. С. 132.
168. Бал при свечах. Бегемот — Ю. Смирнов; Маргарита — Н.Шацкая; Коровьев — И. Дыховичный. С. 133.
169. Азазелло — 3. Славина; Коровьев — И. Дыховичный; Воланд — В. Смехов; Гелла — Т. Сидоренко; Бегемот — Ю. Смирнов. С. 133.
170. Маргарита — Н. Шацкая; Мастер — Д. Щербаков. С. 134.1. Ревизская сказкар. Сцена из спектакля. С. 140.
171. Композитор Альфред Шнитке. С. 146. . Композитор Эдисон Денисов. С. 146.1. Преступление и наказание
172. В каморке Старухи. С. 152. . . Свидригайлов — М. Лебедев. С. 154.
173. Соня — Л. Селютина. С. 154. р. Свидригайлов — В. Высоцкий. С. 156. ь. Раскольников — А. Трофимов. С. 156.1. Дом на набережной
174. Неизвестный — Л. Филатов; Глебов —В. Золотухин; Шулепников — Ф. Антипов. С. 162. Сцена из спектакля. С. 164. '. Глебов — В. Смехов; в коляске — Друзяев — Л. Штейнрайх, за коляской стоит Ширейко — И. Андреев. С. 164.1. Три сестры
175. Сцена из спектакля. С. 168.
176. Ирина — Л. Селютина; Маша — А. Демидова; Ольга — М. Полицеймако; Ферапонт —
177. А. Серенко. С. 170. . Ирина — Л. Селютина. С. 172. . Наталья — Н. Сайко. С. 172.
178. Ирина — Л. Селютина; Маша — А. Демидова; Ольга — М. Полицеймако. С. 176. . Кулыгин — К. Желдин; Родэ — А. Семин; Федотик — А. Давыдов. С. 176.
179. Художник Давид Боровский. С. 178.1. Владимир Высоцкий
180. Сцена из спектакля. В центре А. Вознесенский. С. 184. 5. Л. Штейнрайх; В. Золотухин; В. Смехов. С. 186.
181. Сцена из спектакля. А. Демидова; В. Смехов; Л. Штейнрайх. С. 186. . Финал спектакля1. Борис Годунов
182. Пимен — И. Бортник. С. 196. . Пимен — А.Трофимов. С. 196. -. Годунов — Н. Губенко. С. 198.
183. Годунов — В. Шаповалов; Юродивый — С.Савченко. С. 198. . Самозванец — В. Золотухин. С. 200. !. Марина Мнишек — А. Демидова. С. 200.1. Живой
184. Сцена из спектакля. С. 206. . Федор Фомич Кузькин — В. Золотухин. С. 206.
185. Сцена из спектакля. С. 208.
186. В фойе театра. В. Шаповалов; Б. Окуджава; Б. Можаев. С. 208.1. Пир во время чумы
187. Фрагмент сквозной мизансцены спектакля.
188. Участники «пира» — И. Бортник; А. Демидова; Л. Филатов. С. 212.
189. Дон Карлос — Л. Филатов; Дон Гуан — В. Золотухин. С. 212.
190. Дона Анна — А. Демидова; Дон Гуан — В. Золотухин. С. 214.
191. Моцарт — И. Бортник. С. 214.1. Самоубийца
192. Подсекальников — В. Шаповалов; Мария Лукьяновна — М.Полицеймако; Серафима Ильинична — Т. Жукова. С. 218.1. Электра
193. Электра — А.Демидова. С. 220.1. Живаго (Доктор)
194. Лара — А. Агапова; Комаровский — Ф. Антипов. С. 222.
195. Сцена из спектакля. С. 222.
196. Стрельников — А. Трофимов. С. 224.
197. Сцена из спектакля. С. 224.
198. Лара — А. Агапова; Тоня — Л. Селютина; Живаго — В. Золотухин. С. 226.
199. Сцена из спектакля. С. 226.1. Медея Еврипида
200. Креонт — В. Золотухин. С. 230.
201. Хор коринфских женщин. С. 230.
202. Язон — А. Трофимов; Медея — Л. Селютина. С. 232.
203. Медея — Л. Селютина. С. 232.
204. Медея — Л. Селютина; С. 234.
205. Медея — Л. Селютина; Эгей — Ф. Антипов. С. 234.1. Подросток
206. Аркадий — А. Лырчиков; Тушар — Т. Бадалбейли. С. 236.
207. Братья Карамазовы (Скотопригоньевск)
208. Доктор Судейкин — В. Рыжий; Доктор Герценштубе — Э. Гааз;
209. Иван Карамазов — В. Трифонов; Федор Павлович Карамазов — Ф. Антипов. С. 240.
210. Катерина Ивановна — А.Агапова; Грушенька — А. Колпикова. С. 240.1. Марат—Сад
211. Шарлотта Корде — И. Линдт; Жан-Поль Марат — А. Цуркан; Симона — Е. Бобылева. С. 242.
212. Сцена из спектакля. На переднем плане Шарлотта Корде — И. Линдт. С. 242.11. Шарашка
213. Сцена из спектакля. На переднем плане Прянчиков — В. Золотухин. С. 248.
214. Сталин — Ю. Любимов. С. 248.
215. Фотографии Юрия Любимова Портретына контртитуле и стр. 22, 36, 136, 174, 192, 204 (фото АСтернина и из архива театра);
216. Режиссерские показы на репетициях:
217. Преступление инаказание», стр.116;1. Борис Годунов», стр.166;
218. Пир во время чумы», стр. 60, 166;1. Электра», стр. 144;1. Медея Еврипида», стр. 42;
219. Братья Карамазовы», стр. 88, 150, 160;фото А Бутковского).1—92, 94, 96—99, 103,112, 114, 115 — фото А Стернина и из архива театра. №№ 60, 61^ 93, 95, 100 -102, 104 -111,113, 182 — фото А Бутковского.1. Ольга Мальцева
220. Поэтический театр Юрия Любимова
221. Подписано в печать 06.04.99. Формат издания 70х1001/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Тех1Воок. Усл. печ. л. 17. Тираж 1000 экз. Заказ № 349.
222. Лицензия № 000093 от 05.03.99. «Левша. Санкт-Петербург» 197376, Санкт-Петербург, Аптекарский пр., 6.
223. ГП «Техническая книга» 198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.в 2Т1. На правах рукописи
224. МАЛЬЦЕВА Ольга Николаевна ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ЮРИЯ ЛЮБИМОВА1700.01 Театральное искусство